Navigation – Sitemap

HauptseiteNuméros22Nuevos espacios escénicos en el t...

Nuevos espacios escénicos en el teatro uruguayo

De nouveaux espaces scéniques dans le théâtre uruguayen
New Theatrical Spaces for the Uruguayan Stage
Nicasio Perera San Martín

Zusammenfassungen

Como en el resto del mundo occidental, la actividad teatral uruguaya estuvo durante largo tiempo dominada por el modelo del “teatro a la italiana”. En dicho modelo, el telón de boca se integró muy temprano en el lenguaje retórico del género, constituyendo el eje de separación entre el lugar de la acción dramática con sus atributos, y la sala. El cuestionamiento de dicho modelo implica la revisión de todos los términos de la convención.
Contemporáneamente a la multiplicación de las infracciones al principio de la escena como espacio cerrado (entradas por la sala, intervención en el diálogo de actores instalados entre el público, instalación de una escena bis en una galería), aparece en Montevideo, en 1954, el primer teatro circular. La desaparición de la frontera y la distancia instala la acción al mismo nivel que el público. Los actores circulan por corredores que obliteran toda separación entre los dos “universos” confrontados.
Más recientemente, los escenarios montevideanos se han enriquecido anexando tal o cual mansión privada, donde se realizan espectáculos durante los cuales el público deambula por diferentes salas, corredores y escaleras, u organizando espectáculos en antiguos locales comerciales, que conservan parte de su antiguo decorado, o saliendo del teatro, actores y público, para cruzar la calle e instalarse en la plaza de enfrente. El ejemplo más reciente de esta renovación del espacio escénico viene constituido por representaciones que se desarrollan en autobuses del transporte urbano. Con un movimiento relativamente limitado de “pasajeros”.

Seitenanfang

Volltext

1La tradición del “teatro a la italiana” tuvo un largo período de predominancia casi exclusiva en toda Europa, sobre todo a partir del siglo xix. Como en el resto del mundo occidental, la actividad teatral uruguaya estuvo durante largo tiempo dominada por el modelo del “teatro a la italiana”, con su escena frontal, sus bambalinas, la poco disimulada —y a veces indiscreta— presencia del apuntador, su telón de boca, sus decorados ocultando traspuntes y utilería.

2Estos últimos elementos, inaccesibles al público, generan un espacio cargado de misterio, como lo sugiere la expresión corriente “entre bambalinas”. Ese “más allá” de la escena, que la ficción se apropia, y el público sólo puede imaginar, suele ser la fuente de todo tipo de acontecimientos que van constituyendo la intriga, cómica o dramática que la acción expone.

3El conjunto de estos elementos constituye la matriz de una serie de convenciones que, a su vez, generan todo un lenguaje dramático, estrictamente codificado. En dicho modelo, el telón de boca se integró muy temprano en el lenguaje retórico del género, constituyendo el eje de separación entre el lugar de la acción dramática con sus atributos, y la sala, con sus butacas de platea, sus palcos y galerías. De hecho, se convierte en el eje de separación entre el mundo de la ficción y el mundo real, entre los actores y su público. Deviene la clave de la convención que “naturaliza” el espectáculo. El cuestionamiento de dicho modelo implica la revisión de todos los términos de la convención.

4Pero antes de entrar a la descripción concreta de la experimentación que se refiere al espacio escénico, conviene señalar que ese cuestionamiento no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en un proceso general que afecta tanto al texto, como al estatuto del director, a la función y comportamiento de los actores, y a la importancia y significación que el teatro reviste en la sociedad. Las primicias de esa crisis del teatro aparecen a mediados del siglo xx, en la inmediata posguerra.

El teatro circular

5Contemporáneamente a la multiplicación de las infracciones al principio de la escena como espacio cerrado (entradas por la sala, intervención en el diálogo de actores instalados entre el público, instalación de una escena bis en una galería), aparece en Montevideo, en 1954, el primer teatro circular, que aún hoy funciona, en el mismo local, bajo la simple designación de “Teatro Circular”.

6Como su nombre lo indica, se trata de un espacio circular abierto, que implica la desaparición de ese eje medular que era el telón, hasta entonces celosamente conservado, incluso en representaciones de tipo marginal, como el “tinglado”, las marionetas o el “guignol”. En el teatro “circular”, la función retórica del telón es subrogada por los juegos de luces, con un doble valor agregado: la sensación de misterio que genera la oscuridad total, tanto en la sala como en la escena, y la sensación de entrar in media res, puesto que en esas formas de experiencia, los actores suelen aprovechar la oscuridad para instalarse en la escena e incluso, a veces, para iniciar la acción.

7La desaparición de la frontera y la distancia instala la acción al mismo nivel que el público (al menos el de primera fila), y los actores circulan por corredores que obliteran toda separación entre los dos “universos” enfrentados o, mejor dicho, confrontados, de manera mucho más directa —por no decir violenta— sin interrupción.

8Pinter, o Musset, representados en estas condiciones —y evocamos espectáculos de la primera época, que nosotros mismos tuvimos ocasión de ver— dejaban en el espectador no sólo la perturbación intelectual que provocan los comportamientos “perversos”, sino la sensación física de haber participado en ellos, de haber sido cómplices de Lorenzaccio, o celestinas del amante. En todo caso, no había forma de salir indemne, a disfrutar de la “soupe à l’oignon”, para caracterizar —y caricaturizar— drásticamente la situación del espectador del siglo xix.

9El “teatro circular” es una verdadera revolución estética, no sólo para el espectador, como lo venimos viendo, sino también para el actor que, por decirlo pronto y mal, ya no tiene espaldas, debe configurar una forma de representación “integral”, que involucra todo su cuerpo y le hace enteramente “pasto” del ojo del espectador.

10Algunos de los elementos que venimos analizando, incluidas las piezas teatrales referidas, nos sugieren una primera hipótesis: el teatro circular tiene vocación a representar un teatro “intimista”, en el cual predominan los conflictos morales. Estamos en las antípodas del modelo clásico griego y de su vocación épica. Sin embargo, esto probablemente tenga más que ver con las dimensiones de la arena y de las salas, que con su naturaleza. La perennidad de este tipo de espectáculos —hoy, a más de medio siglo de su creación, hay por lo menos tres salas de teatro circular en Montevideo— nos demuestra que la experiencia ha generado una nueva apetencia estética y nos exime de otros comentarios.

11Sin embargo, es preciso señalar que la diversificación de los espacios escénicos contemporáneos, donde el elemento predominante parece ser la ausencia de normas, relega la codificación propia del circular a “otra época”. Y es tal vez por eso que, en los últimos años, el circular se convierte en campo de predilección de otras experimentaciones (sobre el texto, sobre la actuación, sobre el decorado, la utilería y las luces).

Anexión de espacios privados, comerciales y públicos

12Como en todo el mundo, la escena uruguaya se ha diversificado. Si bien el teatro “oficial” (léase “Comedia Nacional de Montevideo”), a pesar de multiplicar las salas y las giras, parece aferrado al modelo tradicional, el teatro “independiente” (especificidad regional) y las nuevas formas de teatro “comercial” multiplican las experiencias innovadoras.

13Recientemente, los escenarios montevideanos se han enriquecido anexando tal o cual mansión privada, donde se realizan espectáculos durante los cuales el público deambula por diferentes salas, corredores y escaleras, u organizando espectáculos en antiguos locales comerciales, que conservan parte de su antiguo decorado, o saliendo del teatro, actores y público, para cruzar la calle e instalarse en la plaza de enfrente.

14El ejemplo más elocuente de la primera variedad está conformado por los espectáculos que tienen lugar en el “Palacio Pittamiglio”. La especificidad del lugar es tal, que conviene detallarla. Humberto Pittamiglio (1887-1966) fue un ingeniero y alquimista de origen italiano que —entre otras cosas— hizo construir, sobre la Rambla de Punta Carretas, una mansión laberíntica, cuyo emblema es una “Victoria de Samotracia” a escala original, que domina su fachada. A esta mansión están ligadas varias leyendas, como la que dice que habría albergado el Santo Grial y numerosos documentos que el propio Papa habría ordenado recuperar a la muerte de su propietario. Todo esto para decir que el público que asiste a un espectáculo en dicho lugar, está fuertemente condicionado.

15Allí, una representación de La casa de Bernarda Alba (2012) comienza en un patio interior, con una penumbra y una fuente de marcado sabor andaluz, prosigue en pasadizos y portales que nos llevan a una sala, donde el público termina por sentarse y donde el espectáculo toma un giro tradicional. El ingreso a dicha sala es precedido por un par de escenas, agregadas al texto lorquiano, que subrayan la penetración en la intimidad y la presencia de los fantasmas de la tradición que habitan esos lugares. Los espacios sucesivos tienen un eco de autenticidad y de opulencia que conviene mejor al medio social que se representa en la obra, en contraposición a los encalados y austeros decorados tradicionales en sus puestas en escena. El recorrido figura una penetración progresiva del espacio interior en que se desarrolla ese drama “de puertas adentro” que es la tragedia de García Lorca.

16Independientemente de las libertades que el director se toma con el texto y los personajes originales, ese tipo de representación renueva una obra cuya frecuencia sobre las tablas ha terminado por desgastar su impacto dramático: el espacio escénico se convierte así en protagonista de una versión en la cual el desdoblamiento del personaje de Bernarda Alba simboliza con acierto la proyección social de la intriga. Las futuras representaciones que se ofrezcan en dicho lugar mostrarán en qué medida su éxito está ligado a la singularidad del espacio.

17En cuanto a los espacios comerciales, tomaremos dos ejemplos, que presentan, a su vez, diferentes tipos de espectáculos. El primero es la “Vieja Farmacia Solís”, que conserva intacto su decorado de principios del siglo xx, con sus escaparates, estanterías y, sobre todo, sus frascos, bollones y otros recipientes que ostentan sus inscripciones, a menudo en latín. El local se encuentra situado en un antiguo barrio totalmente desarticulado por la presión urbanística y es notoriamente propicio a la nostalgia tanguera y a la recuperación de la memoria colectiva. En ese ámbito modernista se han dispuesto mesas y sillas, a la manera de un café, y se ofrecen, por ejemplo, espectáculos que combinan breves “sketchs” y números cantados, interpretados por actores, conocidos por su actividad teatral. Es inútil destacar las similitudes con el “café-théâtre” tal como se lo practica en Francia, si no se toman en cuenta los factores de hibridación de un espectáculo que funciona a puertas cerradas, con horarios estrictos y reservas de localidades, como los teatros tradicionales. Estamos pues ante espectáculos que obliteran la noción de obra, diluyen la función de autor, pero conservan los mecanismos exteriores de la representación teatral tradicional. En ese mismo local se han representado obras que recogen textos del dibujante y humorista argentino Roberto Fontanarrosa. Es obvio que dichos espectáculos ponen en cuestión la noción de género.

18El otro ejemplo es el de un espectáculo propuesto en 2011, con motivo del centenario de la muerte de Florencio Sánchez, en un viejo “almacén y bar” de una típica esquina montevideana, en la calle Juan Paullier. Allí se representaba el célebre drama del alcoholismo, Los muertos, en una versión modernizada, amputada de la réplica emblemática “Un hombre sin voluntad es un muerto que camina”, pero incluyendo el desplazamiento de público y actores al sótano, donde se agudizaban, en tono de farsa, los rasgos naturalistas más sórdidos de la pieza. No tenemos noticia de que se hayan organizado allí nuevos espectáculos, pero éste vuelve a situar al espacio escénico como protagonista de la representación de un clásico revisitado, con la intención notoria de revigorizar un texto desgastado, tanto por el paso del tiempo, como por su propia celebridad.

19En cuanto a la apropiación de espacios públicos, citaremos otros dos ejemplos de naturaleza muy diferente. El humorista Jorge Esmoris, actor, director y autor de sus propios textos o montajes textuales y canciones, ha cerrado varios de sus espectáculos en la “Sala Zitarrosa” invitando al público a trasladarse a la Plaza de “El entrevero”, situada frente al teatro. Allí, el espectáculo se prolonga, improvisando diálogos e intercambios entre público y actores, mientras los pequeños grupos que se forman, van disolviéndose. No sabríamos decir si la proximidad, el nombre de la plaza u otros motivos inspiraron al cómico, pero es indudable que allí se produce un “entrevero” que, como en otros ejemplos ya citados, anula la distancia entre la escena y la sala, entre el actor activo y gesticulante y el espectador pasivo e inmóvil, allanándole a éste el retorno a una actividad normal. Algo así como un decir “aquí no ha pasado nada”, perfectamente acorde con la frivolidad voluntaria del espectáculo.

20El otro ejemplo nos lleva a la antípodas: la mítica Compañía Teatral de “El Galpón” ha montado representaciones, en el viejo Cementerio Central de Montevideo, el 1o y 2 de noviembre, de la segunda parte de… “Don Juan Tenorio”, de Zorrilla. Otra vez no sabríamos decir qué les inspiró, si la más que centenaria tradición española de representar dicha obra en el Día de Difuntos, o su prolongación en México, donde “El Galpón” vivió el exilio de la dictadura. En todo caso, la innovación, por insólita que pueda parecer, no hace sino reanudar con uno de los pilares de la cultura hispánica, devolviéndole al viejo tema de la seducción y la muerte su nervadura metafísica.

21Todo nos hace pensar que participan del mismo movimiento de dinámica trascendente espectáculos que no hemos podido ver, creados por la autora y directora Mariana Percovich, en una sinagoga y en un gimnasio deportivo. En todo caso, tienen en común el gesto de sacar al teatro del teatro, y llevarlo a espacios inusuales, que permiten inscribir en el espectáculo referencias sagradas, en el primer caso, heroicas en el segundo. En efecto, la sinagoga evoca inevitablemente un ritual religioso, una concepción particular de la relación entre lo sagrado y lo profano, una Historia y unas historias, antiguas y modernas, que se convierten en contexto del espectáculo. Por su parte, el gimnasio, como campo de la competencia deportiva y los atuendos correspondientes de los personajes configuran, según declaraciones explícitas de la creadora, metáforas del “héroe” contemporáneo. En ambos casos, nos referimos a ejemplos únicos, en los cuales resulta difícil disociar los distintos componentes y analizar la incidencia de cada uno.

La escena móvil

22Uno de los ejemplos más perdurables de esta renovación del espacio escénico viene constituido por representaciones que se desarrollan en autobuses (“ómnibus”, en montevideano básico) del transporte urbano. La experiencia tiene su origen en la obra “Fango negro” (1985), del escritor venezolano José Gabriel Núñez. Adaptada en Uruguay por la compañía que dirige Marcelino Duffau, le dio nombre a ésta y a la obra que representa desde hace alrededor de veinte años: “Barro negro”.

23Con un movimiento relativamente limitado de “pasajeros” que suben y bajan (pueden ser actores), el ómnibus va recorriendo barrios ligados o no a la intriga dramática. Allí se desarrollan pequeñas escenas, que a veces se concatenan, al intervenir otro “pasajero” en un diálogo ya entablado. Desfilan así numerosos tipos sociales que van ilustrando el diario convivir de los habitantes de la ciudad, sus deseos, sus esperanzas, sus ilusiones, su violencia… El ómnibus hace una larga parada en una “boîte” de mala muerte, llamada “La boca del lobo”, donde los pasajeros pueden tomar una copa o bailar una pieza entre sí o con alguno de los actores. Luego, retoma su recorrido.

24Huelga decir que el humor es el ingrediente principal de los diálogos, pero la recurrencia de las escenas de violencia de género, dirigida a las mujeres, le da otra significación y otro alcance a su contenido. Como el propio recorrido, los actores, las escenas y los diálogos van cambiando a lo largo de los años, constituyendo una especie de “work in progress” al cual los espectadores/pasajeros suelen aportar su granito de arena.

25Confesamos no saber si ese tipo de experiencia se ha desarrollado con frecuencia en otros países, pero nos parece inevitable subrayar que parece incompatible con una verdadera trama dramática, con algo que pueda, en cierta forma, llamarse una obra teatral.

Algunas conclusiones

26Hasta aquí, hemos descrito algunas características de los principales ejemplos de la renovación del espacio escénico montevideano. Las ineludibles alusiones a otros componentes del fenómeno teatral nos hacen dudar del alcance y validez de una evaluación estrictamente limitada a la cuestión del espacio escénico.

27Por otra parte, la génesis del teatro uruguayo lo inscribe de pleno en la tradición occidental y nos impide considerarlo independientemente de la crisis generalizada del teatro, a la que aludíamos en nuestra introducción.

28Los límites de muchas de las experiencias descritas, su carácter irrepetible, las relegan a la condición de epifenómenos de existencia y significación fugaz, pasado el brillo de la novedad y el éxito. La más duradera de ellas, el teatro circular, constituye un modelo alternativo que, después de haber entrado en competencia con la escena tradicional, representando obras del repertorio clásico, ha entrado a su vez en las formas más extremas de ilustración de la crisis general.

29Por último diríamos que la mayor parte de ellas aparecen como formas de resistencia a dicha crisis, como intentos de hacer sobrevivir al teatro, más allá de la sacralización del texto, más allá de la noción misma de autor, más allá de las convenciones retóricas.

Seitenanfang

Zitierempfehlung

Online-Version

Nicasio Perera San Martín, Nuevos espacios escénicos en el teatro uruguayoILCEA [Online], 22 | 2015, Online erschienen am: 01 März 2015, abgerufen am 29 März 2024. URL: http://journals.openedition.org/ilcea/3194; DOI: https://doi.org/10.4000/ilcea.3194

Seitenanfang

Autor

Nicasio Perera San Martín

Université de Poitiers, C.R.L.A.

Seitenanfang

Urheberrechte

Der Text und alle anderen Elemente (Abbildungen, importierte Anhänge) sind „Alle Rechte vorbehalten“, sofern nicht anders angegeben.

Seitenanfang
Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search